10 mejores películas épicas de todos los tiempos, clasificadas

Las películas épicas han brindado al público espectáculos cinematográficos desde que comenzó esta forma de arte. Estas características a gran escala incluyen algunas de las películas más ambiciosas jamás realizadas. Cuentan historias maravillosas en escenarios extravagantes llenos de vida gracias a una atención meticulosa al vestuario, elecciones de reparto impecables y partituras musicales inspiradoras.

Desde clásicos del género como Lawrence de Arabia hasta éxitos de taquilla recientes como Oppenheimer , las mejores películas épicas de todos los tiempos tejen historias de escala incomparable, haciendo historia a lo largo del camino. Estas epopeyas esenciales abarcan una variedad de subgéneros y períodos de tiempo, lo que garantiza que haya algo para cada tipo de espectador.

10. Los Diez Mandamientos (1956)

Moisés levantando los brazos en Los Diez Mandamientos (1956)
Imágenes supremas

Los Diez Mandamientos, del director Cecil B. DeMille, sigue siendo una de las películas más populares de todos los tiempos según las ganancias de taquilla, con el drama religioso épico de 1956 que representa la historia del personaje bíblico Moisés (Charlton Heston). La película se basó en la novela Príncipe de Egipto de Dorothy Clarke Wilson de 1949 y sigue el viaje de Moisés hacia la liberación de los hebreos esclavizados antes de llevarlos a la tierra prometida y recibir los Diez Mandamientos en el camino.

Sin lugar a dudas, la obra maestra de DeMille, Los Diez Mandamientos, se benefició de ser filmada en locaciones de Egipto, el Monte Sinaí y la Península del Sinaí, donde se construyó uno de los decorados exteriores más grandes que jamás haya existido. Los impresionantes decorados se complementaron con innovadores efectos especiales, incluida la división del Mar Rojo. Incluso el público que no es fanático de los dramas religiosos probablemente apreciará los fantásticos esfuerzos que se hicieron para crear esta epopeya.

9. Espartaco (1960)

Kirk Douglas en Espartaco (1960)
Internacional Universal

Kirk Douglas interpreta al personaje principal del drama histórico épico del director Stanley Kubrick, Spartacus . Gira en torno a las experiencias del protagonista como esclavo vendido a un gladiador. Después de aprender a luchar y matar en la arena, el tracio Espartaco finalmente se rebela contra su dueño, inspirando a otros esclavos de otras ciudades a hacer lo mismo y finalmente liderando un levantamiento contra Roma.

A pesar de ser un proyecto en el que no tenía control artístico total, Spartacus terminó siendo una de las películas más significativas de la carrera de Kubrick, no solo por su escala monumental, sino por su papel histórico al ayudar a terminar con la lista negra de los Diez de Hollywood . Hoy en día, el emocionante espectáculo perdura como una increíble saga de libertad y coraje, con el grito de batalla del personaje, “Soy Espartaco”, consolidando su lugar en la cultura pop.

8. Todo tranquilo en el frente occidental (1930)

Soldados en silencio en el frente occidental (1930)
Fotos universales

Aunque su remake más popular de Netflix puede resultar familiar para los espectadores ahora, la versión de 1930 de All Quiet on the Western Front es posiblemente aún mejor, al menos en lo que respecta a la fidelidad al material original. Dirigida por Lewis Milestone, la película pacifista anterior al Código está basada en la novela de 1929 de Erich Maria Remarque. Sigue a un grupo de escolares alemanes que se convierten en soldados durante la Primera Guerra Mundial y, liderados por el serio Paul Bäumer (Lew Ayres), enfrentan las brutales realidades de la guerra.

La clásica película de guerra desafía las nociones de heroísmo y glorificación asociadas con el combate, lo cual es mucho más atrevido y notable considerando cuándo se estrenó. El idealismo estimulado por la propaganda está representado por las masas vitoreantes y las marchas patrióticas que se dirigen a la batalla, y se contrasta con la implacable guerra de trincheras y las inquebrantables secuencias de combate.

7. Lo que el viento se llevó (1939)

Clark Gable y Vivien Leigh abrazados en Lo que el viento se llevó.
Loew's Inc.

Lo que el viento se llevó, del director Victor Fleming, es un romance histórico épico que no se pudo volver a hacer hoy debido a su problemática representación de la esclavitud . La película de 1939 se centra en la historia de una bella sureña, Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), que vive una vida envidiable en una plantación de Georgia y pronto se enreda románticamente con Ashley Wilkes (Leslie Howard), ya casada. Finalmente se casa con el encantador Rhett Butler (Clark Gable).

Como una de las películas de Hollywood más largas jamás realizadas , Lo que el viento se llevó narra diferentes etapas de la vida de Scarlett, mostrando cómo ésta se ve inevitablemente transformada no sólo por sus intereses románticos, sino también por las épocas de la Guerra Civil y la Reconstrucción. La película está llena de imágenes exuberantes que muestran mansiones elegantes donde se celebran fiestas elegantes para personas que visten trajes glamorosos. Al fondo, sin embargo, están los sirvientes negros unidimensionales.

6. Ben-Hur (1959)

Un hombre montado en el carro de Ben-Hur (1959)
Loew's, Inc.

Ben-Hur es un verdadero destacado en el género que todavía se cuenta entre los mejores espectáculos cinematográficos jamás realizados. Dirigida por William Wyler y basada en la novela Ben-Hur: A Tale of the Christ de Lew Wallace de 1880, la epopeya religiosa de 1959 sigue la vida de Judah Ben-Hur (Charlton Heston). El protagonista, que alguna vez fue un príncipe judío, se ve obligado a ser esclavo después de una grave traición que termina con la persecución de su familia. Pronto sube de rango en busca de venganza.

La conocida historia de venganza tiene como telón de fondo el Imperio Romano. Ben-Hur hizo buen uso de su presupuesto de 15 millones de dólares para crear las escenas más grandes que el cine había visto hasta ese momento. Cientos de trabajadores crearon incansablemente miles de disfraces, estatuas y frisos para la película. También estuvieron presentes 200 camellos, 2.500 caballos y 10.000 extras para el rodaje, que duró de 12 a 14 horas diarias y tardaría casi ocho meses en completarse. Además de todo eso, está la icónica escena del carro de nueve minutos, que fue un triunfo cinematográfico en sí mismo y ayudó a que la película se convirtiera en una parte indeleble de la historia.

5. Oppenheimer (2023)

Cillian Murphy mira a través de una pequeña ventana una explosión atómica, con el rostro iluminado por la luz.
Fotos universales

Oppenheimer ya está demostrando estar entre los mejores trabajos del director Christopher Nolan, con el thriller biográfico épico de 2023 que obtuvo 13 nominaciones al Oscar este año. La película se centra en el físico teórico J. Robert Oppenheimer (interpretado magistralmente por Cillian Murphy) y su viaje para convertirse en el "padre de la bomba atómica". Es la película más larga de Nolan hasta la fecha, con una duración de tres horas, que narra su sinuoso camino en el mundo académico, su papel en el Proyecto Manhattan y su caída frente al Senado.

Cada momento de sus 180 minutos de duración está bien aprovechado, ya que Oppenheimer es un festín visualmente impresionante que entrelaza sus historias separadas con facilidad. El uso que hace Nolan de las cámaras IMAX y Panavision da como resultado una obra de arte inmersiva que también presenta un elenco fenomenal que vivieron todos juntos en Nuevo México mientras filmaban. También hay efectos prácticos notables, en particular el uso de explosivos reales para demostrar la prueba nuclear Trinity.

4. Corrió (1985)

El ejército de Ran (1985)
Toho

El legendario director japonés Akira Kurosawa había adaptado las obras de Shakespeare en el pasado, pero es Ran de 1985 la que se recuerda como una epopeya en expansión que retrató el material original como nunca antes. Basada en El rey Lear de El bardo, Ran , una de las mejores películas japonesas de la historia , transporta la historia al Japón feudal, donde el anciano señor de la guerra Hidetora Ichimonji (Tatsuya Nakadai) decide dividir su reino entre sus tres hijos. El hijo mayor, Taro (Akira Terao), es elegido para gobernar, mientras que Jiro (Jinpachi Nezu) y Saburo (Daisuke Ryu) tienen la tarea de comandar sus propios castillos. Saburo se rebela contra las decisiones de su padre y provoca el caos en el reino.

La historia de Ran sobre las consecuencias de la ambición desenfrenada se cuenta a través de magníficos paisajes llenos de guerras violentas. La película se beneficia de la magistral dirección de Kurosawa, que hace que cada asedio bien coreografiado y cada batalla masiva se sientan como una sinfonía bien hecha. La película también llama la atención gracias al uso de colores vibrantes, con tonos contrastantes que hacen que cada momento sea aún más intenso e inolvidable.

3. Titanic (1997)

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic.
Imágenes supremas

Titanic es una película romántica épica que no necesita presentación. No solo una de las mejores películas de la década de 1990 , sino citada a menudo junto a las más grandes de todos los tiempos, la superproducción de taquilla de James Cameron cautivó al público y a los críticos de todo el mundo con su historia inspirada en el hundimiento del RMS Titanic en la vida real. Cuenta la historia de amor ficticia de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), dos pasajeros de diferentes clases sociales que forman una conexión profunda.

Desde la grandeza de los interiores del barco hasta la recreación de vanguardia del hundimiento del barco, quedó inmediatamente claro cuando se estrenó por primera vez que Cameron hizo un excelente uso del enorme presupuesto de producción de 200 millones de dólares para la película. La química en pantalla fuera de serie de DiCaprio y Winslet también contribuyó al éxito de la película, ya que en última instancia es recordada por ser una historia de amor trágica y emotiva para todas las edades.

2. El Padrino: Parte II (1974)

John Cazale y Al Pacino protagonizan "El Padrino II", dirigida por Francis Ford Coppola.
Imágenes Paramount / Imágenes Paramount

La trilogía El Padrino del director Francis Ford Coppola se encuentra entre las mejores y más influyentes obras del cine, pero muchos creen que alcanzó su punto máximo con El Padrino: Parte II . Basada todavía en la novela homónima de Mario Puzo de 1969, la Parte II sirve como secuela y precuela de la película de 1972, siguiendo dos historias. El primer arco se centra en el nuevo e inexperto Don de la familia, Michael Corleone (Al Pacino), y el segundo muestra el ascenso de su padre, Vito Corleone (Robert De Niro), desde sus raíces en Sicilia hasta su éxito en Nueva York. Ciudad.

Con una duración aún más larga que la primera película, El Padrino: Parte II se basa en la ya extensa historia de gánsteres para crear una película de mafias verdaderamente épica. El imperio de la familia Corleone se siente grandioso y vulnerable bajo el liderazgo de Michael, y la historia de fondo de Vito sólo agrega más profundidad y matices a la intrincada narrativa. La estructura de estos dos arcos intergeneracionales hace que la película parezca un drama extravagante que ciertamente supera a su predecesor.

1. Lawrence de Arabia (1962)

Dos personajes de Lawrence de Arabia.
Fotos de Colombia

La película que sin duda se ha convertido en sinónimo del género épico, Lawrence de Arabia , del director David Lean, es un reconocido drama biográfico centrado en el teniente británico TE Lawrence (Peter O'Toole). Representa el arco transformador del personaje desde que inicialmente sirvió como enlace hasta involucrarse en la rebelión contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Se centra específicamente en los ataques contra Aqaba y Damasco, que se muestran en una escala asombrosa.

Lawrence de Arabia se basa en gran medida en efectos prácticos y en un nivel inimaginable de meticulosidad y habilidad para coreografiar sus enormes escenas ambientadas en el desierto árabe. Momentos críticos como la emboscada guerrillera y el ataque a Aqaba ayudaron a que la película se convirtiera en la obra maestra que define el género que es. Por supuesto, también es un estudio de carácter íntimo que explora el conflicto interno de su protagonista mientras lucha por reconciliar las órdenes de sus superiores con la realidad que tiene delante.